Contenido

viernes, 15 de agosto de 2014

Il trionfo del tempo e del disinganno



El triunfo del tiempo y del desengaño (en inglésThe Triumph of Time and Truth; en italianoIl trionfo del tempo e del disinganno) es un oratorio de Georg Friedrich Händel producido en tres versiones diferentes a lo largo de los cincuenta años de carrera de Händel. HWV 46a es un oratorio en italiano del año 1707. En 1737 Händel revisó y amplió el oratorio para crear HWV 46b. Finalmente, HWV 71 es la obra ampliada y revisada de nuevo, posiblemente sin mucha implicación del propio Händel, en forma de oratorio en inglés en el año 1757.
Este es el verdadero primer oratorio de Händel, según un libreto del cardenal Benedetto Pamphili y con un título que se traduce como "El triunfo del tiempo y la desilusión" (HWV46a). La obra, que estaba formada por dos secciones, fue compuesta en la primavera del año 1707 y se estrenó en el verano de aquel año en Roma. El aria más famosa del oratorio es "Lascia la spina"—música que Händel más tarde reutilizaría como "Lascia ch'io pianga" en su ópera del año 1711 Rinaldo.


El triunfo del tiempo y de la desilusión es una de las piedras angulares del repertorio barroco. Esta es la primera del oratorio de Handel, el resultado de la evolución artística extraordinaria tuvo lugar en el gran compositor italiano Saxon. Realizado por primera vez en mayo de 1707 en el Palazzo Ottoboni en Roma, que marca una de las etapas más importantes de la producción de Händel, que compuso a los 22 años y regresó a la juventud anotar dos veces más: en 1737 (El triunfo del tiempo y la verdad) y en 1757 (la El triunfo del tiempo y de la Verdad). 

El auge en Europa de Händel primero como organista y después como compositor e improvisador comenzó precisamente en 1707 cuando pasando desde Hamburgo, llegó a Roma al servicio del marqués Ruspoli con la tarea de componer musica vocal regularmente en su mayoría  temas alegóricos. Son importantes significativamente las composiciones escritas durante esos años, El triunfo del tiempo y la desilusión marca una de las etapas más importantes: además de ser la primera gran obra en "italiano"  es la primera composición en el género que le daría mayor realce a su autor, especialmente en la segunda parte de su carrera artística: el oratorio. 

El triunfo del tiempo y de la desilusión es una alegoría de la fugacidad de la belleza terrenal escrito especialmente para Handel por un cardenal - Benedetto Pamphili - que era en la vida privada  un esteta formidable, poeta y de lo mejor de la escuela de Arcadia. La trama se centra en la belleza que en un principio se deja seducir por el placer, se presenta como un espejo que hace que se intoxique a sí misma asegurando ser capaz de permanecer para siempre en su exuberancia juvenil y, a continuación, en virtud de las consideraciones urgentes del tiempo y la decepción, tomar conciencia que la belleza exterior es fugaz y vacua.

 Händel: Il trionfo del tempo e del disinganno

• Belezza: Rebecca Bottone
• Tempo: Andrew Kennedy
• Piacere: Renata Pokupic
• Disinganno: Romina Basso

Gabrieli Consort & Players
Conducted by Paul McCreesh



sábado, 19 de octubre de 2013

" El poder de la Música"


La Abadía de Melk o Stift Melk es una abadía benedictina sita en Melk, Austria, uno de los monasterios cristianos más famosos del mundo. Domina el Danubio desde lo alto de un acantilado rocoso, próximo al valle de Wachau.
Fue fundada en 1089, cuando Leopoldo II, soberano de Austria, entregó uno de sus castillos a los monjes benedictinos de la Abadía de Lambach. En el siglo XII se fundó una escuela, y la biblioteca de la abadía alcanzó rápidamente renombre por su extensa colección de manuscritos. El monasterio fue también un referente en la producción de manuscritos. En el siglo XV la abadía se convirtió en el centro de la Reforma de Melk, un movimiento que devolvió cierto vigor a la vida monástica de Austria y el sur de Alemania. Desde 1625 la abadía ha sido miembro de la Congregación Austríaca, 

La Abadía de Melk consiguió su impresionante aspecto barroco actual entre 1702 y 1736, tras la reforma dirigida por el arquitecto Jakob Prandtauer.

Fiesta de Alejandro ( HWV 75) es un himno con música de George Frideric Handel conjunto con libreto de Newburgh Hamilton . Hamilton adaptó su libreto de John Dryden 's oda Fiesta de Alejandro, o el poder de la música (1697), que había sido escrito para celebrar el día de Santa Cecilia .Jeremiah Clarke (cuya partitura se ha perdido) establece la oda original de la música.
Handel compuso la música en enero de 1736, y la obra tuvo su estreno en el Teatro Covent Garden , Londres , el 19 de febrero 1736. En su forma original, que contenía tres conciertos: un concierto en si bemol mayor en 3 movimientos para "arpa, laúd, Lyrichord y otros instrumentos" HWV 294 para un rendimiento después de las Timoteo recitativo, plac'd lo alto de la parte I, un concerto grosso en do mayor de 4 movimientos por oboes, fagot y cuerdas, ahora conocido como el "Concierto en la Fiesta de Alexander" HWV 318, realizado entre las partes I y II, y un órgano concerto HWV 289 en sol menor y mayor en 4 movimientos para órgano de cámara , oboes, fagot y cuerdas realizadas después del estribillo Que Timoteo viejos dan el premio en la Parte II. El órgano de concierto y concierto para arpa fueron publicados en 1738 por John Walsh como el primero y último de losconciertos para órgano de Handel Op.4 . Handel revisó la música para actuaciones en 1739, 1742 y 1751. Donald Burrows ha discutido revisiones de Haendel con la puntuación. 

El trabajo describe un banquete ofrecido por Alejandro Magno y su amante Thaïs en el capturado Pérsico ciudad de Persépolis , en la que el músicoTimoteo canta y toca su lira, despertando diferentes estados de ánimo de Alexander hasta que finalmente incitó a incendiar la ciudad en venganza por sus soldados griegos muertos.

Georg Friedrich Händel
Alexander's Feast (Oratorio 1736)
Grabado en la  Monasterio Benedictino de Melk, Austria
Dorothea Röschmann
Michael Shade--
Gerlad Finley--
Concentus Musicus Wien
Nikolaus Harnoncourt


martes, 6 de agosto de 2013

"La Stravaganza" o el excesivo virtuosismo barroco






El título de La Stravaganza (Opus 4, 1714) presenta más problemas ahora que lo que habría hecho en principios del siglo XVIII, cuando compositores y artistas intérpretes o ejecutantes podrían ser elogiados por su stravaganze, su habilidad  inesperada y extraña dentro de un protocolo establecido. Títulos similares han estado en uso durante algunos años: el de stravaganti Consonanze de Macque, Trabaci y Del Buono que habían establecido el tèrmino durante el siglo anterior en el sentido de extravagancias armónicas que incluso superaron las audacias cromáticas de los madrigales de Gesualdo, mientras que el Capriccio stravagante de Carlo Farina (publicado en 1627) empleó todos los dispositivos de la técnica de violín  con extravagantes fines programáticos (incluyendo la imitación de los gatos y perros).
Incluso antes de sus conciertos, las extravagancias musicales de Vivaldi habían sido conocidas en toda Europa.
"Hacia el final de la obra", informó von Uffenbach del carnaval de Venecia de 1715 "Vivaldi realizó un acompañamiento en solitario de forma admirable, y al final añadió una cadencia improvisada que me confundió bastante, para jugar como nunca se ha oído antes y nunca puede ser igualado. Colocó los dedos, a un pelo del puente, de modo que apenas había espacio para el arco. Jugó tanto en las cuatro cuerdas con pasajes imitativos a una velocidad increíble. Todo el mundo estaba sorprendido, pero no puedo decir que me cautivó, porque era más hábilmente ejecutada de lo que era agradable al oído. "
Estas afirmaciones se confirmaron algunos días más tarde, cuando Vivaldi respondió a una invitación para tocar para el viajero alemán en su casa.
"Algunas botellas de vino fueron ordenados por él, ya que era uno de los músicos de la Iglesia, y entonces él me deja oír algunas improvisaciones muy difícil y muy inimitable en el violín. De cerca tenía que admirar su habilidad aún más, y vi claramente que tocaba piezas inusuales y animado, sin duda, pero de una manera que carecía de encanto y de una manera cantabile ". (de Die musikalischen Reisen des Herrn von Uffenbach, 1712-1716)
Tal vez resulte sorprendente a un oyente moderno,  que en el siglo XVIII se hayan encontrado motivos  en favor de la censura a Vivaldi de la serie de conciertos  Opus 4 . Charles Avison (tal vez el primer crítico musical inglés en el sentido moderno)  cataloga a  Vivaldi en su categoría más baja de los compositores, junto con Tessarini, Alberti y Locatelli - escritores que componían "la modulación más antinatural" y cuyas obras fueron únicamente para "la diversión de los niños " Ginguené, que contribuyó con el artículo sobre "Concierto" en la Encyclopédie, menciona a Vivaldi "brillante, difícil y en ocasiones extraño" y recoge La Stravaganza como un ejemplo específico del compositor  "más ocupado con las preocupaciones asombrosas del oído que con las del encanto de la obra ".
Estos dos rasgos, - sin embargo, el paso de trabajo armónico audaz y extravagante - son precisamente las características que distinguen a estos conciertos para el oyente moderno, sino que también demuestran la atención  que Vivaldi se hizo cargo de la selección y agrupación de obras diseñadas para su publicación (a pesar de su renuncia que , en condiciones normales, podía "componer un concierto en todas sus partes más rápido que un copista podía copiarlo".) En cada uno de estos doce conciertos  presenta una solución cuidadosamente calculada  para evitar el problema de la "perfidia", lo contrario de Stravaganza, definida de Brossard, en su Dictionnaire de musique de 1703 como "una predilección a hacer siempre lo mismo, para seguir siempre el mismo esquema, para mantener el mismo ritmo".
Vivaldi  refuta todas las expectativas de su audiencia, como si hubiera huído del concierto tradicional establecido por Corelli, o el precedente sentado por el propio Vivaldi. Esta imprevisibilidad está lejos de ser capricho, sin embargo, desde su conjunto  tan cuidadosamente organizado en opus 3, el L'Estro Armonico que fue organizado por grupos de tres conciertos para un número variable de solistas, La Stravaganza se agrupa en pares. Dentro de este marco ordenado, sin embargo, existe menos uniformidad y una amplia variedad  que ayuda a establecer la marca peculiar de Vivaldi, de Stravaganza.
Aunque sólo uno de los conciertos (núm. 7) adopta la forma de cuatro movimientos del concerto grosso tradicional, los núms. 1, 4, 9 y 11 todos aluden a la tradicional de puntuación para un grupo solo de dos violines y continuo, al pedir a un intérprete del  ripieno para unirse a la solista en muchas secciones. El último movimiento del nùmero 7 esta construido en su totalidad en el Corelliana en contrastes entre este grupo y el tutti, mientras que el primer movimiento de todo el conjunto presenta el solista como parte del concertino hasta su última sección.
Además hay alusiones al  concerto grosso, que Vivaldi hece deliberadamente sobre sus propios experimentos en 3 opus. No es casualidad que el concierto más famoso de ese conjunto, el 11 en Re menor, debe tener su reflejo en el no. 11 de esta nueva colección, con una apertura igualmente distintiva de arpegios, una vez más para dos violines solos, pero esta vez en Re mayor. Hay reflexiones similares en varios de los conciertos de otros: los temas de apertura de la NOS. 2 y 5 se refieren a conciertos de 6 y 8, de 3 de obra, y no. 9 asemeja op. 3 / 3 en los temas de sus dos movimientos primero y segundo.
Los conciertos restantes  (2, 5, 8, 10 y 12) todos miran, no para el concerto grosso, sino a la verdadera forma de concierto en solitario, como lo sugiere Torelli y Albinoni, que se insinúa en L'Estro Armonico ( nos. 3, 6 y 9 y 12). Aquí está claro que Vivaldi ha respondido a las consecuencias de forma tripartita, y destacó el alcance y la escala del movimiento lento en cada caso. Cuando, en Torelli, el adagio podría consistir en poco más que unos acordes puntuando, Vivaldi aquí va mucho más allá de lo que produjo en el Opus 3-1 que aumenta la escala de drama entre solista y elementos tutti (con un estribillo de la dinámica de contrastes en el no. 2 y un ritmo de puntos persistentes en el no. 4), que suministra una línea en solitario tan elaboradamente decorado en los números. 2, 3 y 5, que en sí mismo habría parecido una extravagancia a los italianos que estaban acostumbrados a improvisar sus propios adornos, y en el último concierto que incluso se desarrolla el movimiento lento en una chacona completa, basado en una escala descendente típico estilo barroco. Por el contrario, sin embargo, en el tutti participan muy poco en el movimiento lento de las que no. 6, en el no. 10 que no la oferta, sino una introducción Corelliana y coda, y en 5 y 11 que están en silencio total, y el solista con el apoyo de bajo continuo solo,
Esta expansión de la importancia del movimiento central se corresponde con una mayor escala y grado de organización en los movimientos rápidos. En el no. 8, que es el más extravagante de todo el conjunto, los movimientos primero y el último son aún temáticamente conectadas. En todos los casos el número de secciones solo se amplifica y la tuttis (especialmente en los movimientos de apertura), tienden a incorporar un desarrollo más amplio del material musical que antes, la variedad en el tuttis apertura de los dos primeros conciertos, por ejemplo, es la evidencia de la conciencia de Vivaldi de la importancia estructural de los tutti en un concierto en solitario.
Sus finales en La Stravaganza tienden a ser menos complicados en la construcción, sobre la base de temas más ligeros, y más dominados por el solista. Nos. 7 y 11 emplea elementos de melodías populares en sus estribillos, y no. 12 ofrece el solista y los solos ya más variados que cualquiera de los otros. En esta grabación la variedad ha sido igualada por emplear una combinación diferente de instrumentos de continuo para cada sección.
Si algun concierto es que debe tomarse como un ejemplo de la "forma extravagante", el no. 8 es claramente el mejor candidato. Se abre, no con el estribillo "apertura magnífica, con todas las partes bien elaborado", que fue asesorado por Quantz, pero con un solo de violín casi atonal que sólo a regañadientes encuentra su manera de re menor para la entrada del estribillo agresivo. Los pasajes en solitario después de tener sólo una ligera relación con el material tutti, y sin más el desarrollo de estas ideas, el solista lleva a una sucesión de experimentos armónicos: una barra de adagio, a presto a corto basado enteramente en los patrones de acordes que lleva sin entrar en un largo Adagio - el epítome de la "Avison armonías antinatural". Esta sección está marcada por lunghe Vivaldi arcate para las cadenas (una indicación de que su intención no es la decoración), y un arpegio per il clavicémbalo en la parte bajo cifrado. El último movimiento es la única pieza con normalidad, con un tutti en el estilo de un minueto rápido que se desarrolla en dos ideas contrastantes - una figura de cadena sin problemas en su enunciado, y un patrón de puntos - cada uno de los cuales son utilizados como motivos independientes para marcar los solos de cada vez más aventureros.
Es en la fuerza del movimiento como éste que Vivaldi ha sido acreditado con la precognición de forma clásica, la exposición de los tutti, y el desarrollo y el contraste de las secciones solo se equipara con el principio de concierto clásico. De hecho, teniendo en cuenta el asesoramiento Quantz de que "las mejores ideas del estribillo pueden ser rotas y se colocan entre o se inserta dentro de los solos", y el ingenio propio de Vivaldi en su stravaganzas relativas al material musical básico, este movimiento puede ser interpretado como el resultado inevitable de una imaginación barroca.

Christopher Hogwood








lunes, 11 de febrero de 2013

Vivaldi en Lombardía

Es tal vez es una de las mas conocidas obras vocales de Antonio Vivaldi, simplemente  llamado el  "Gloria" de Vivaldi,  debido a su popularidad excepcional. Esta pieza, junto con su madre, la composición RV 588, fue compuesta por  Vivaldi durante su empleo en la Piedad.
La RV 589 es una obra más madura y original que su predecesora RV 588, sin embargo, la influencia es evidente.  Las acciones del primer movimiento de coros, similares en modulaciones clave para el primer movimiento de la RV 588, sólo se modifican para ajustarse a un metro binario en lugar del metro triple de RV 588.  El contenido en las partes orquestales de cualquiera de las piezas también son compartidos, incluyendo saltos de octavas  en los motivos de apertura de la pieza. El segundo movimiento es mucho más dramático en el RV 589, pero sin embargo comparte con RV Anh. 23 en que el segundo movimiento de ambos emplean el uso de la repetición rítmica debajo de progresiones de coral. El "Qui Tollis" es un movimiento de la RV 589 rítmico similar a las medidas de primeros de RV 588 (y en última instancia RV Anh. 23). El último movimiento, "Cum Sancto Spiritu", es esencialmente una "actualización" del movimiento en ambas RV Anh. 23 y RV 588, pero ampliamente modificado  armónicamente, cada vez más cromática que sus predecesoras, lo que refleja una madurez en la producción de Vivaldi y el estilo emergente del barroco tardío italiano.


Crema, Provincia de Cremona, Lombardía. Italia 

Gloria  RV 588-589  Antonio Vivaldi
Iglesia Barroca de San Bernardino
Ciudad de Crema, Lombardía
Realizzato da Philippe Béziat
Concerto Italiano 

 Rinaldo Alessandrini - Sara Mingardo



sábado, 2 de febrero de 2013

La paix du Parnasse



François Couperin “Le Grand” fue hijo de Charles Couperin (1638-1679), organista de St.Gervais en París. Con la prematura muerte de su padre, este cargo quedó en manos de Lalande. François, un genio precoz, ya estaba asistiendo a Lalande a los diez años y heredó oficialmente el previo puesto de su padre a los 18. Lalande era su maestro y no sólo apreció la innovadora colección de Pieces d’orgue que el joven completó en 1690, sino que además le ayudó a ingresar como organista de la corte en 1693. Entre 1700 y 1717 Couperin ocupó el cargo de D’Anglebert como clavecinista en Versailles.

Couperin dividió su tiempo entre París y Versailles. Pero sus actividades como maestro de clavecín y de órgano le quitaron tiempo que quiso dedicar a la publicación de su música vocal e instrumental de cámara. Después de la aparición de sus Pieces d’orgue en 1690 no escribió más obras para órgano. Se interesó por las sonatas y las cantatas italianas que se interpretaban en los conciertos privados durante la década de 1690. Sus propias “Sonades” para trío y cuarteto en el estilo de Corelli (cuyos elementos absorbió en su colección de 1726 llamada Les Nations) circularon inicialmente en manuscritos bajo un anagrama de su nombre. El coleccionista Sebastien de Brossard adquirió copias y más tarde las describió en el catálogo de su colección como “música de gran excelencia que requiere muy buenas interpretaciones”.

El interés de Couperin en el estilo italiano, representado por Carissimi y destilado por Charpentier, influenció su música vocal sacra, particularmente sus motetes, “versets” y “lecciones de tinieblas”. Entretanto seguía acumulando una cantidad de notables piezas para clavecín que comenzaron a aparecer en elegantes ediciones solamente en 1713, mucho después que aquellas de sus colegas Clerambault, Dandrieu, Marchand y Rameau. Pero demostrando su individualidad, Couperin reunió sus piezas en Ordres y no en suites, así como dejó de lado muchos de los típicos movimientos de danza para preferir piezas de carácter más libres y evocativas. 


Sabiendo que, a pesar de las cuidadosas anotaciones realizadas en las ediciones, sus obras no eran interpretadas apropiadamente, Couperin publicó “L’art de toucher le clavecin” en 1716, para mostrar la digitación, el uso de ornamentos (cuya notación él estandarizó) y las denominadas “notes inégales”, también incluyó ocho preludios que podrían servir como introducciones a los ocho Ordres de los libros primero y segundo. Un tratado manuscrito, “Regle pour l’accompagnement”, proporcionaba reglas para realizar el bajo figurado y el tratamiento de disonancia.

En sus publicaciones de comienzos de la década de 1720, Couperin ofreció una amplia gama de maneras en que se podían unir los estilos francés e italiano. En 1722 los Concerts Royaux (para uno a tres intérpretes) fueron anexados al tercer volumen de Ordres para clavecín. Dos años después editó la Apoteosis de Corelli dentro de una segunda colección de conciertos titulada Los Gustos Reunidos, en donde elementos italianos y franceses se mezclan sutilmente. El Concierto Instrumental a la Memoria de Monsieur Lully (1725) fue una alegoría a la síntesis: Lully y Corelli eran recibidos por Apolo en el Monte Parnaso, donde juntos concebían “La paix du Parnasse” a la manera de una sonata en trío.







domingo, 20 de enero de 2013

Stiftsbasilika Waldsassen


La Basílica de Waldsassen, Mariä Himmelfahrt und St. Johannes Evangelist&nb( Asunción de la Virgen y San Juan Evangelista ) es la iglesia parroquial de Waldsassen , Baviera. Fue construida en su forma actual desde 1685 hasta 1704 como parte de la Abadía de Waldsassen . Con la secularización en 1803, la abadía cisterciense de la iglesia se convirtió en la iglesia católica de la parroquia. En 1969, el Papa Pablo VI hizo la elevó basílica menor . La basílica es conocida por su exhibición de esqueletos enjoyados.


El edificio fue diseñado como una iglesia de la abadía por Georg Dientzenhofer y Leuthner Abraham en el barroco estilo de Baviera, conocido como "Böhmischer Hochbarock mit italienischer Prägung" (Alto barroco de Bohemia con sabor italiano). La iglesia tiene una longitud total de 82 metros (269 pies). La nave tiene capillas y galerías a ambos lados. El coro tiene sillería del coro decorado. Bajo la nave se halla  la más grande cripta en Alemania. 
La decoración de los interiores fue hecha por artistas que participan de diversas partes de Europa, entre ellos Giovanni Battista Carlone que creó los trabajos de estuco y Steinfels Jakob de Praga que pintó los frescos.  Los que están en el techo del coro representan escenas de la legendaria fundación del monasterio Waldsassen.
La iglesia contiene diez relicarios de esqueletos vestidos ricamente enjoyados   Los esqueletos fueron retirados de las catacumbas de Roma y fueron adornadas por Adalbart Eder, un orfebre de laicos cisterciense  y especializado en orfebrería,, en el siglo XVIII .


 El órgano principal fue construido en 1738 por Johann Konrad Brandenstein . De 1975 a 1976  el órgano fue reconstruido extensivamente en la caja rococó. De 1982 a 1983, Georg Jann (Laberweinting) construyó nuevos órganos en el coro. De 1988 a 1989 se reconstruyeron los tres órganos sobre planos de Günther Kaunzinger , utilizando en parte las tuberías viejas. En 1992 y 1993, se instalaron dos consolas, ambas con seis manuales, uno en la galería, y  uno en la nave. El instrumento principal tiene 141 filas, paradas de 101 y 7.720 tubos. 


Además de los servicios de la iglesia de culto, los conciertos se celebran periódicamente.

STIFTBASILIKA WALSASSEN
in der Oberpfalz
2003

Johann Sebastian Bach
Magnificat in D-dur

Cast:
Johannette Zomer, Sopran
Annette Markert, Alt
Werner Güra, Tenor
Klaus Mertens, Bass

Chorgemeinschaft Neubeuern
Orchester der KlangVerwaltung

Dirigent Enoch zu Guttenberg






jueves, 22 de noviembre de 2012

J. F. Rameau: Hippolyte et Aricie




Hipólito y Aricia (título original en francés, Hippolyte et Aricie) es una ópera barroca en cinco actos, precedida por un prólogo alegórico, con música de Jean Philippe Rameau y libreto en francés de Simon-Joseph Pellegrin, basado en la tragedia Phèdre de Racine. Es la primera ópera de Rameau, que se estrenó con gran controversia en la Académie Royale de Musique, París el 1 de octubre de 1733. La ópera asume la forma tradicional de una tragédie en musique, prácticamente lo único que los primeros públicos encontraron convencional.
Cuando escribió Hipólito, Rameau tenía casi cincuenta años de edad, y había poco en su vida que sugiriera que se iba a embarcar en una nueva carrera como compositor de ópera. Era famoso por sus obras sobre teoría musical así como por libros con piezas para teclado. En algún momento del año 1732, Rameau se dirigió a Pellegrin y le pidió un libreto. Hipólito y Aricia tuvo un ensayo en casa del patrón de Rameau, La Pouplinière, en abril de 1733 y empezó a ensayarse en la Opéra en septiembre. Para disgusto de Rameau, los músicos del teatro de ópera encontraron el segundo trío para las Parcas (Trio des Parques), parte de la música más querida para el compositor, demasiado difícil de interpretar y fue cortado.



La tragédie en musique era un género inventado por Lully y su libretista Quinault en los años 1670 y años 1680. Cuando se estrenó Hipólito y Alicia, muchos entre el público quedaron encantados, alabando a Rameau como "el Orfeo de nuestro siglo". André Campra quedó asombrado por la riqueza de invención: Hay suficiente música en esta ópera para hacer otras diez; esta hombre nos eclipsará a todos". Otros, sin embargo, la música les pareció estrafalaria y disonante (Hipólito fue la primera ópera descrita como barroca, un término entonces insultante). Vieron la obra de Rameau como un ataque a la ópera lulliana y la tradición musical francesa.
Cuando se estrenó, esta ópera alcanzó la respetable cifra de cuarenta representaciones. Se repuso para otras cuarenta en 1742-43 y de nuevo en 1757 y 1767. Las reposiciones en vida de Rameau conllevó varias revisiones, como acostumbraba a hacer el compositor. Nunca fue la ópera más popular de Rameau pero su significado fue reconocido casi inmediatamente y el Trio des Parques al menos fue buen conocido por su reputación ebn el siglo XIX, incluso en una época en que no se representaban las óperas de Rameau. La primera reposición moderna tuvo lugar en París el 13 de mayo de 1908. Otro hito fue la grabación realizada por Anthony Lewis en 1966.
Esta ópera rara vez se representa en la actualidad; en las estadísticas de Operabase aparece con sólo 3 representaciones en el período 2005-2010, entre ellas la dirigida por Emmanuelle Haïm (en el lujoso espectáculo dirigida por Ivan Alexandre en el Théâtre du Capitole de Toulouse en 2009.


Jean-Philippe RAMEAU (1683 - 1764)

Hippolyte & Aricie (1733)
Opéra en un prologue et cinq actes, sur un livret de l'abbé Simon-Joseph Pellegrin d'après Racine.

Frédéric Antoun (Hippolyte), Anne-Catherine Gillet (Aricie), Allyson Mac Hardy(Phèdre), Stéphane Degout (Thésée), Françoise Masset (Oenone), Jennifer Holloway(Diane), Johann Christensson (Mercure/ un suivant de l'Amour), Jaël Azzaretti (l'Amour/ une bergère/ une matelote), François Lis (Pluton/ Jupiter), Jérôme Varnier (Neptune/ Troisième Parque), Emiliano Gonzalez Toro (Tisiphone), Aurelia Legay (la Grande Prétresse de Diane/ une chasseresse), Nicholas Mulroy (Première Parque), Marc Mauillon (Deuxième Parque).

Mise en scène : Ivan Alexandre, décors : Antoine Fontaine, costumes : Jean-Daniel Vuillermoz, lumière : Hervé Gary.

Chorégraphie : Natalie Van Parys

Orchestre et Choeur du Concert d'Astrée
Direction, Emmanuelle Haïm